jueves, 20 de mayo de 2021

 


NUEVE/OCTAVOS MAGAZINE & LA BUHARDILLA DEL BOHEMIO CELEBRAN EL 50º ANIVERSARIO DEL ÁLBUM ‘AQUALUNG’ DE JETHRO TULL..

 

La Revista ‘nueve/octavos magazine’  & El Ciclo Radial La Buhardilla del Bohemio’ invitan a sus lectores y oyentes a disfrutar de una propuesta única. Un trabajo conjunto entre la Radio y la Revista que les permitirá escuchar y leer los contenidos desarrollados. Se trata de un Ciclo de Programas Radiales acompañados por su correspondiente relato en la Revista.

 

El Ciclo Inauguró con 4 Programas dedicados durante el Mes de Abril a ‘Summer Jam Festival, Watkins Glen, New York 1973’ y continúa con 2 Programas durante el Mes de Mayo dedicados a ‘Celebrar el 50º Aniversario del Álbum ‘Aqualung’ de la agrupación británica de rock progresivo Jethro Tull.

 

Recordemos que en Marzo de 1971, la agrupación Jethro Tull lanzó su cuarto álbum titulado ‘Aqualung’ ampliamente considerado como un álbum más que conceptual, que presenta como tema central ‘la distinción entre Religión y Dios’ siendo considerado uno de los álbumes más cerebrales que jamás haya llegado a millones de oyentes de rock. Su temática explora la lucha de los sectores más desprotegidos de la sociedad, la angustia adolescente y los problemas de la educación formal. Fue el álbum que definió el estilo de Jethro Tull con canciones que cambian en su intensidad y pasan desde lo eléctrico hacia lo acústico, convirtiéndose en una de sus características más peculiares. El éxito obtenido por ‘Aqualung’ marcó un punto de inflexión en la carrera de la agrupación.

 

El Primero de los Programas dedicados a tamaño álbum recibe el título: ‘JETHRO TULL EN VIVO EN LA BUHARDILLA DEL BOHEMIO: AQUALUNG 50º ANIVERSARIO’.

El programa recoge una interpretación en directo del clásico álbum ‘Aqualung’ ofrecida el día 19 de Septiembre de 2005 ante una audiencia de 40 invitados especiales en los XM Studios de Washington DC. El álbum fue obsequiado a todos aquellos que tuvieran alguna de las entradas de los conciertos ofrecidos por la agrupación entre Octubre y Noviembre de 2005 en Estados Unidos. Los beneficios de la Edición Europea se destinaron a diversas organizaciones de caridad para mendigos sin hogar.

El Segundo de los Programas dedicados a esta ‘EDICIÓN ESPECIAL JETHRO TULL’ se centra en el álbum de estudio, recibe el título: ‘JETHRO TULL EN STUDIO EN LA BUHARDILLA DEL BOHEMIO: AQUALUNG 50º ANIVERSARIO’.

En este Programa descubrirán una exhaustiva reseña del álbum y las sesiones en el estudio, desmenuzando canción por canción las 11 que lo integran e interpretando la amplitud del alcance histórico del álbum. Además, su conductor se ocupa de presentarnos 11 temas de las sesiones para el disco que por un motivo u otro no fueron publicadas.

Un Ciclo Radial ampliamente recomendado que seguramente agradará a todo aquel oyente de rock progresivo que se precie de tal..

 

La Buhardilla del Bohemio’ lleva desarrollados más de 170 programas dedicados a difundir los mejores momentos de la historia del rock, con canciones de las bandas más famosas en las décadas de los 60’s, 70’s, 80’s y algo más.. El Programa es emitido todos los días Miércoles por FM 107.5 Radio Enlace, Madrid, España, a las 11:30 am (7:30 am hora de Argentina).

Puede ser escuchado a través de www.radioenlace.org

o tras el siguiente enlace en Ivoox:

https://www.ivoox.com/podcast-buhardilla-del-bohemio_sq_f1491959_1.html

Donde están colgados todos los programas para que puedan escucharlos a cualquier hora.

 

A continuación, compartimos como anticipo parte de la nota dedicada al ‘50º Aniversario de la Obra Maestra de Jethro Tull: ‘Aqualung’, que podrán leer en su totalidad en el próximo número de la revista ‘nueve/octavos magazine’ - Edición: Junio de 2021.

 

 

‘AQUALUNG’, A 50 AÑOS DE LA OBRA MAESTRA DE JETHRO TULL..!!

 

EN 1971 LA AGRUPACIÓN JETHRO TULL PRESENTÓ SU ÁLBUM TITULADO ‘AQUALUNG’, UNO DE LOS MÁS SENSIBLES RELATOS ELECTRO ACÚSTICOS DEL ROCK PROGRESIVO DE TODOS LOS TIEMPOS..

 

Por: Fernando Lázaro & Luychy.

 

“En el comienzo, el Hombre creó a Dios a su imagen y semejanza. Le dio diversidad de nombres para llamarlo ‘Señor de Todo sobre lo que en la Tierra hay’ y el Hombre vio que era bueno tener un Dios..”

 

De esta manera irreverente, Ian Anderson reinterpreta el relato bíblico para introducirnos en ‘Aqualung’, el álbum más exitoso en la carrera de Jethro Tull.

‘Aqualung’ es el cuarto trabajo de estudio grabado por la agrupación británica de rock progresivo Jethro Tull, que fue lanzado el día 19 de marzo de 1971 a través del sello Chrysalis Records y se convirtió en su disco más valorado hasta ese momento.

Fue grabado entre Diciembre de 1970 y Febrero de 1971 en los Island Studios de Island Records, Londres; producido por Ian Anderson & Terry Ellis, tiene una duración de 42’:55” y alcanzó el puesto #4 en las listas de Reino Unido y el puesto #7 en los Estados Unidos.

El éxito obtenido por su anterior trabajo de estudio titulado ‘Benefit’ (1970) mantuvo a Jethro Tull de gira por Reino Unido, Europa Continental y Estados Unidos. Dicho tour ayudó a Jethro Tull a ganar una buena reputación como banda en vivo de la floreciente escena del rock progresivo. Su memorable presentación en el Festival de la Isla de Wight en Agosto de 1970 marcó un hito en la agenda de la agrupación.

El siguiente paso debería ser muy ambicioso y, Ian Anderson vislumbró la posibilidad de plasmar un documento de contenido social. Anderson pretendía dejar una huella profunda como cantautor comprometido y con ese enfoque impulsó a la agrupación a dar vida al que se convertiría en su disco más aclamado. En el preciso momento en que la banda necesitaba recuperar aliento tras la agotadora gira, Jethro Tull se dirigió al estudio para grabar su histórico cuarto álbum. En Diciembre de 1970, ingresaron a los nuevos estudios de Island Records en Basing Street, en el área de Notting Hill, Londres. Las instalaciones estaban lejos de ser las ideales para una banda que pretendía concretar su trabajo más ambicioso hasta la fecha. “Estábamos es esa sala del piso de arriba que no era un lugar cómodo para trabajar en términos de sesiones de grabación..” contó Ian Anderson, “..en el pequeño y acogedor estudio del piso de abajo, se encontraba Led Zeppelin grabando el que se convertiría en su cuarto álbum”. Entonces nació la anécdota: Jimmy Page ingresó al estudio en el momento preciso en que Martin Barre estaba grabando el famoso solo de guitarra de “Aqualung”. “Jimmy Page nos brindó su apoyo aunque eso resultó ser un tanto intimidante ya que todos admirábamos a Led Zeppelin y veíamos en ellos una raza superior en términos de habilidad musical, estábamos en cierto sentido, tratando de emular o acercarnos a ese tipo de estándar” relató Anderson en su momento. Cuentan que Jimmy Page, desde la sala de control, saludó con su mano a Martin Barre mientras este tocaba, tras lo cual Barre dejó de tocar durante apenas un segundo y, con su mano derecha respondió el saludo mientras mantenía el sonido con su mano izquierda. El solo de guitarra definitivo fue, precisamente, esta primera toma. De hecho, hay una breve interrupción con una respuesta inmediata durante dicho solo. Ian Anderson ha bromeado acerca de este episodio en una entrevista diciendo: “Si subes lo suficiente el volumen del disco, puedes incluso oír la voz de Martin saludando”. Más allá de la anécdota, el mencionado solo y el riff de guitarra con que abre la placa son de los más representativos de Jethro Tull y de la música rock en general. Martin Barre es un guitarrista excepcional que ha marcado con su impronta el sonido de Jethro Tull durante más de cuatro décadas. Debe valorarse que Martin Barre haya anunciado que durante 2021 realizará un tour celebratorio del 50º Aniversario del álbum ‘Aqualung’ junto a su agrupación Martin Barre Band que incluye a Clive Bunker & Dee Palmer: Otro verdadero motivo para celebrar..!!

 

AQUALUNG, my friend..

 

A finales de 1970, el bajista Glenn Cornick se alejó de Jethro Tull e ingresó Jeffrey Hammond-Hammond, un entrañable amigo de Ian Anderson, para sustituirlo. De esta manera la agrupación quedó integrada por Martin Barre en guitarra eléctrica; John Evan en piano, órgano y mellotrón; Clive Bunker en batería y percusión; Ian Anderson en voz, guitarra acústica y flauta; y el nombrado Hammond-Hammond a cargo del bajo. Dave ‘Dee’ Palmer, quien venía interactuando con la banda para más tarde ingresar como miembro estable de la agrupación, se encargó de realizar los arreglos y la conducción orquestal.

El abanico estilístico de la música de Jethro Tull abarca desde blues & folk rural hasta jazz, atravesando psicodelia, hard rock & arreglos orquestales; en definitiva: auténtico rock progresivo..!!

El álbum ‘Aqualung’ está estructurado en dos partes: La Cara A del Long Play original fue subtitulada igual que el disco, mientras la Cara B fue denominada ‘My God’.

La obra se desarrolla a partir de tres temas centrales: Dios, Religión y Pobreza. Esta serie de temas controversiales hacen de ‘Aqualung’ un disco nada ortodoxo, valorado y cuestionado, incluso censurado, pero por sobre todo lo convierten en una denuncia social. Un disparador temprano de hacia dónde se dirigía el rock progresivo de los años ’70.

Inteligentemente, el grupo ordenó las 11 canciones que integran el disco de una manera cohesiva, con la primera mitad ofreciendo viñetas que vinculan personajes e historias y una segunda presentando sus críticas a la religión organizada.

 

‘Aqualung’ es un álbum melodramático y esencial dentro de la discografía de Jethro Tull que significó la transición hacia una etapa netamente conceptual. Uno de los más sensibles trabajos electroacústicos del rock progresivo de todos los tiempos..

 

Tal vez deba ampliamente considerarse a ‘Aqualung’ como un álbum más que conceptual, que presenta un tema central como ‘la distinción entre la religión y Dios’ siendo definido como ‘uno de los álbumes más cerebrales que jamás haya llegado a millones de oyentes de rock’. Su temática explora la lucha diaria de los sectores más desprotegidos de la sociedad. Fue el álbum que definió el estilo de Jethro Tull con canciones que cambian en su intensidad y pasan desde lo acústico hacia lo eléctrico, convirtiéndose en una de sus características más peculiares. El éxito obtenido por ‘Aqualung’ marcó un punto de inflexión en la carrera de la banda.

La idea central del álbum nace de la imaginación de Ian Anderson inspirado por el trabajo fotográfico de su por entonces esposa Jennie Franks, quien se encontraba retratando vagabundos y marginados en las calles de Londres y la rivera del Río Támesis.

La icónica portada del disco retrata al personaje principal a través de un óleo realizado por Burton Silverman, un pintor realista considerado uno de los más destacados de su tiempo. Se han vendido más de siete millones de copias de ‘Aqualung’ en las últimas cinco décadas, por lo tanto, su obra de arte rodó por todo el mundo y se ha convertido en una de las carátulas más reconocidas en la historia de la música rock, migrando de álbumes de vinilo a cassette y luego a CD. El diseño incluye tipografía de estilo gótico antiguo que referencia el aspecto religioso abordado por la obra.

El álbum ‘Aqualung’ abre con la canción homónima. “Aqualung” (6’:34”) es un sensible análisis de la deriva de la sociedad. La temática de un desheredado transformada en una soberbia canción. Comienza con el magnífico riff de guitarra ejecutado por Martin Barre y va creciendo a medida que nos describe al vagabundo. En la primera estrofa, Ian Anderson nos cuenta que Aqualung se encuentra sentado en un banco en el parque mirando a las niñas con malas intenciones, descubriendo el perfil pedófilo del protagonista. El personaje es un mendigo de abrigos rotos y sin hogar. Un hombre anciano y rengo, cuyo pulmón herido resopla con sonido acuático al respirar. Con acordes de guitarra acústica y piano, comienza entonces una parte delicada. La canción sigue de un modo más animado hasta desembocar en el superpotente solo de guitarra eléctrica de Martin Barre. El brillo y la delicadeza musical generados por las manos de John Evan sobre las teclas le otorgan una belleza singular. La batería de Clive Bunker es precisa como un reloj. El bajo ejecutado por Jeffrey Hammond-Hammond no le pierde ritmo ni pulso. Entonces, vuelve el motivo principal de la canción “Aqualung, my friend..” evoca Ian Anderson y luego reaparece el riff con que abrió la pieza para cerrarla a modo de epílogo.

Con la particularidad de no tener los típicos pasajes de flauta, la canción “Aqualung” se convirtió en un ‘himno’ dentro de la carrera musical de Jethro Tull. Su ingeniosa letra teatral resaltada por la risa sarcástica y el memorable ‘ti ri ri ri ’ interpretados por Ian Anderson son momentos sublimes. Podría decirse que esta canción ofrece un magnífico viaje por sí misma.

A través de historias sencillas la obra aborda problemáticas complejas. A veces lo hace de forma directa, otras de manera subrepticia, como en el segundo tema de la placa titulado “Cross-Eyed Mary (4’:06’) donde la frase “..and the jack-knife barber drops her off at school” aludiría a la práctica del aborto. Mary está bizca y es una prostituta precoz. Ian Anderson vuelve a explorar la lucha diaria de los menos afortunados de nuestra sociedad. Lo hace de manera pensante, alejado de términos vulgares. Le otorga algo de ‘heroísmo’ a la protagonista de la canción y también se las ingenia para añadir una dosis de humor en clave de solfa. Esta canción comienza con una genial melodía de Ian Anderson a la flauta, a la que se van uniendo el resto de los instrumentos gradualmente. En ella se menciona nuevamente al personaje Aqualung, lo que puede interpretarse como un puente musical entre la apertura del disco y la pista que le sigue.

“Cheap Day Return” (1’:21”) es una breve y bella canción acústica que resume de modo casi autobiográfico, un viaje a Blackpool que Ian Anderson realizó para visitar a su padre que se encontraba internado en el hospital. El título refiere a una tarifa diferenciada de los ferrocarriles británicos que rige en relación con los tiempos de viaje en este medio de transporte.

“Mother Goose” (3’:51”) Otra canción acústica con cierto aire folk que narra diversas situaciones surrealistas que suceden en el parque de Hampstead Fair. Menciona personajes delirantes nacidos en la prodigiosa mente de Ian Anderson o tomados de la literatura universal. La obra alude reiteradamente a geografías típicas del lugar, como el ‘Piccadilly Circus’ (la mayor intersección de tráfico y calles en el corazón del West End), que encarnan ese espíritu urbano o de ‘sin techo’ que representa Aqualung y que Anderson quiso expresar en este trabajo. Además, su mención no debe ser casual, ya que justamente allí se encuentra la estatua conocida como ‘Eros’ (llamada en ocasiones ‘El Ángel de la Caridad Cristiana’). En esencia “Mother Goose” expresa el gran problema de la juventud de entonces: la educación y la falta de empleo. Tal vez Ian Anderson quiso enfatizarlo al utilizar la figura retórica de ‘cien colegialas llorando juntas en la fuente como si fuesen una’. “Mother Goose” es la composición acústica más larga del disco que sin dudas ya hace pensar en algunos de sus trabajos posteriores. Transmite un buen ritmo brindando sensación de alegría y bienestar. En una entrevista previa al lanzamiento del álbum, el tecladista John Evan comentaba: “Musicalmente, los arreglos serán más complejos, al igual que las canciones”.

“Wond’ring Aloud” (1’:53”) acerca de esta breve canción acústica y orquestada, Ian Anderson ha dicho: “Es una tontería personal: Una canción de amor. Es difícil escribir canciones de amor si escuchas muchas canciones. El amor es algo tan propio. Creo que está bien interpretada y bien cantada. Es una bonita canción”. Si Anderson lo dice, qué mas agregar.

“Up To Me” (3’:14”) Sus versos tratan el tema del egoísmo y con cierta ironía comparan el estilo de vida del hombre rico con la vida del mendigo. Musicalmente, una canción que comienza con una flauta a la que van uniéndose piano, batería y una guitarra con cortos fraseos en lo que parece ser una breve y caótica conversación de los instrumentos. Entonces llega Ian Anderson y una guitarra acústica para poner orden y empezar a cantar una bella melodía apoyado por la flauta que enseguida vuelve al motivo del principio, esta vez con más fuerza, si cabe. Hacia la mitad, llega un trayecto más relajado y tranquilo que desemboca nuevamente en el motivo que abre la canción. Con ciertos aires de travesura, esta canción cierra de una forma magnífica la Cara A del vinilo.

 

MY GOD..!!

 

La Cara B del álbum fue titulada My God. Contiene tres canciones: “My God”; “Hymn 43” y “Wind Up” centradas en una visión particular e irreverente sobre la religión, mientras “Slipstream” y “Locomotive Breath” tratan sobre la finitud de la vida, un tema recurrente en las composiciones de Ian Anderson.

Tras décadas de especulaciones acerca del contenido de las letras escritas para ‘Aqualung’, Ian Anderson realizó una transmisión en vivo con motivo del 50º Aniversario del álbum en la que explicó qué hay detrás de cada canción. El disco contiene letras extraordinarias y comprometidas. Pero hay una que se destaca: “My God” (7’:08”) en su momento fue tildada de sacrílega y ocasionó la quema de varias copias de esta magnífica obra. Anderson explica que la canción no se trata de una crítica hacia Dios, sino a la religión. Pero no necesariamente a la religión como tal, sino a quienes hacen uso de ella para empoderarse, abusar de otros y ejercer su control. En la canción propiamente dicha, la garganta de Ian Anderson arremete contra la religión institucionalizada con la furia típica de la generación a la que Anderson & Jethro Tull representan para denunciar en sus estrofas ‘The bloody Church Of England’ (‘La sangrienta Iglesia de Inglaterra’). “My God” es quizás, el nudo gordiano. Tiene más circunferencias con el ateísmo, pero nada más. No es la postura de un ateo odioso. Es la canción más larga del disco, con su escalofriante solo de flauta, la tensión generada por la guitarra eléctrica y un curioso coro de voces que parodian un canto sacro, “My God” es una de las creaciones más atractivas e ingeniosas del álbum.

“Hymn 43” (3’:14”) es una canción intensa, eléctrica y con poderosos riff de guitarra por parte de Martin Barre. Anderson la definió como ‘un blues para redimir a Jesús de los hipócritas buscadores de gloria que usan su nombre’. Puede interpretarse como un parafraseo de la oración, o en cierta forma, de un himno de alabanza a Dios frecuentemente cantado en las misas protestantes. “Hymn 43” junto a ”Mother Goose” como Cara B fue publicado como primer sencillo el día 14 de Agosto de 1971.

“Slipstream” (1’:13”) es un breve corte donde predomina la guitarra acústica y los arreglos orquestales de Palmer. Parece hablar de la estructura piramidal de la Iglesia. Una Iglesia que se apropia de los pobres para postergarlos. Expone la maniobra de aquellos que utilizan el dinero para ganar rango dentro de la estructura eclesiástica en lugar de destinarlo a quienes lo necesitan. Anderson asocia la idea de la postergación a la creencia de una vida después de la muerte. También es el puente musical que conduce a través de su final psicodélico y, por qué no, onírico a otra pieza maestra: “Locomotive Breath” (4’:23”) es la verdadera locomotora del disco. Con una bella introducción de piano a modo jazz al que se suma la guitarra, inicia el viaje. Un viaje enérgico y poderoso. Una verdadera metáfora. La letra habla de la vida de un hombre que se desmorona y se dirige hacia la muerte como una locomotora sin frenos.. Ian Anderson también le añade otra interpretación a su temática. Le atribuye ser el tren descontrolado de la vida manejado por el Capitalismo: “Se basaba en este tipo de ideas imparables” dice “Si subes a ese tren loco es probable que ya no puedas bajar de él.. ¿Hacia dónde va..? Uno podría pensar que el crecimiento de la población habría traído prosperidad, felicidad, comida y una distribución de la riqueza razonable, pero ha sucedido todo lo contrario..”. La canción también presenta un motivo al que Anderson acude asiduamente y respecto a ello ha dicho: “Las canciones de trenes han estado con nosotros desde el comienzo del blues y yo he escrito una buena parte de ellas. Sigo retomando el tema, porque el transporte público es parte de mi vida. No conduzco, así que confié en autobuses, trenes y similares a lo largo de mi historia”.

El proceso de grabación de “Locomotive Breath” también se anticipó a su época y se grabó de una manera inusual para el momento. La pista se ensambló a partir de sobregrabaciones, ya que la mayoría de las partes de la canción fueron grabadas por separado. La canción fue diseñada para que replique el traqueteo del ritmo de un tren, y al parecer, los músicos no lograban replicarlo al tocar todos juntos. Es uno de los temas más presentes en los conciertos de Jethro Tull. “Locomotive Breath” junto a “Wind Up” como Cara B fue el segundo simple del álbum.

“Wind Up” (6’:01”) significa el cierre del disco. El truco final. Ian Anderson introduce en la canción una risa irónica y concluye el trabajo usando otra de sus frases: “No soy yo, a quien tienes que engañar los Domingos”.

La obra maestra de Jethro Tull había sido consumada. A 50 años de su lanzamiento, el álbum ‘Aqualung’ continúa siendo un álbum actual que retrata una problemática actual. Un trabajo vigente. Duro, pero sensible. ‘All Music Guide To Rock’ se refiere específicamente a ‘Aqualung’ y su examen de la religión y Dios como entidades separadas cuando señala que el álbum probablemente hizo que muchos adolescentes lucharan con estas ideas por primera vez en sus vidas.

Tal vez, la gran definición de ‘Aqualung’ haya salido del propio Ian Anderson cuando plantea la escena en la que el personaje principal de la historia se planta ante la imagen de Cristo en la Cruz y le dice: “Discúlpame, pero yo no soy como uno de esos que vienen los Domingos a rezar a tu Iglesia”..a lo que Jesús responde: “Despreocúpate; Yo tampoco soy uno de esos..”

Serio e inteligente, el álbum es una declaración audaz de Jethro Tull. Una banda formada años antes en el noroeste de Inglaterra, en Blackpool, que desafiaba cierta hegemonía con su propuesta. En primera instancia, que un grupo progresivo británico se expresara sobre la falta de vivienda y criticara a la religión organizada, podría llegar a verse con algo de pesimismo en la intención de cualquier artista que buscara conectarse con la audiencia estadounidense. Pero Jethro Tull lo logró. Escogió su camino y, delante de muchos de sus contemporáneos, se ubicó en la senda que Led Zeppelin había abierto. Ian Anderson lo rememora de esta manera: “El aventurero Led Zeppelin irrumpió en Estados Unidos abriendo el camino para bandas como Jethro Tull. A ellos no les preocupaba si te gustarían o no, simplemente, salieron y se abrieron camino a través de los Estados Unidos de la forma en la que Cream lo había hecho uno o dos años antes”. Tal vez, su actitud auténtica haya sido la clave.